TFM 2020 GranellSegarra Vicente
TFM 2020 GranellSegarra Vicente
siglo XX
1
ÍNDICE
2
RESUMEN
El presente trabajo de fin de Máster pretende dar a conocer la evolución de la técnica del
claroscuro a través de la historia del arte y en la fotografía del siglo XX. Para ellos daremos a
entender la técnica del claroscuro a través de las características del dibujo en el Renacimiento y
la evolución al tenebrismo enfocándonos en el concepto y principales autores. Realizaremos
una puesta en práctica a partir de una actividad realizada a alumnos de 4 de ESO de la
asignatura de educación plástica, visual y audiovisual.
A lo largo del trabajo, el alumnado trabajará técnica e historia del arte, en concreto el
periodo renacimiento y barroco; y finalizando con un punto referente a la fotografía en blanco y
negro del siglo XX, dando hincapié en el tema lumínico y el retrato.
ABSTRACT
This final work of Master aims to present the evolution of the technique of chiaroscuro
through the history of art and in photography of the twentieth century. For them we will give to
understand the technique of chiaroscuro through the characteristics of the drawing in the
Renaissance and the evolution to tenebrismo focusing on the concept and main authors. We will
carry out an implementation based on an activity carried out with 4 ESO students concretely the
subject of plastic, visual and audiovisual education .
Throughout the work, students will work on the technique and history of art, in particular
the Renaissance and Baroque period; and ending with a point referring to the black and white
photography of the 20th century, emphasizing the light theme and the portrait.
As an implementation, we will introduce tenebrism from photography. For this the students will
recreate a work and use both their knowledge about lighting, chiaroscuro, photography and
theory and art history to perform the task with a staging in class through an explanatory and
argumentative exhibition.
3
- Keywords: chiaroscuro, Renaissance, design, light, volume, shadow, tenebrismo,
photography.
Imágenes de presentación
4
Objetivos del trabajo de fin de Máster
-Conocer y desarrollar la técnica del claroscuro a lápiz a través del bodegón y el retrato.
- Diferenciar entre la técnica del claroscuro y el tenebrismo como corriente artística en las obras
de arte.
- Emplear los diferentes tipos de luz para crear diferentes efectos en la fotografía.
5
INTRODUCCIÓN
Ya desde los inicios de la humanidad, se ha empleado la luz para muchos usos: el sol
como principal fuente de iluminación durante millones de años hasta hoy en día, pasando por el
fuego como principal aliado de los humanos para calentar, iluminar y proteger como principales
objetivos hasta las nuevas teorías y aplicaciones que ha tenido el uso de la luz hasta hoy en día:
entre ellos, su empleo en las artes plásticas y visuales, ya que el color que vemos de un objeto
es el de la luz que la refleja; los objetos no tienen color, se ven de color.
La luz ya empezó a formar un papel importante en las artes durante la edad media
durante la construcción de las grandes catedrales, donde la luz era símbolo de divinidad, pero
sobretodo tenía la función de iluminar esas gigantescas naves de contraste con sus ventanales
y sobretodo sus rosetones y vidrieras. Cualquier persona que visita una catedral gótica queda
fascinado con la luz proyectada por las vidrieras y asombrado por la magia que transmite. De tal
manera fue su importancia e impacto que desde entonces la luz en el campo pictórico,
escultórico y arquitectónico es un factor clave.
6
1.JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se encuentra orientado en el trabajo de la luz y las sombras con el fin
de mejorar el entendimiento del claroscuro a través del dibujo, la historia del arte y la puesta en
práctica a través de la fotografía.
Con ello pretendo introducir al alumnado a la historia del arte y desarrollar su creatividad a partir
de su puesta en práctica con la fotografía y el dibujo.
7
2.MARCO TEÓRICO
El origen se atribuye al grabador italiano Ugo da Capri (1455–1523) quien habría tomado la idea
de composiciones de origen alemán o flamenco, sin embargo, las áreas oscuras no están tan
acentuadas como llegarían a verse más tarde en la obra de dos de los principales difusores del
claroscuro, Giovanni Baglione y Michelangelo Merisi da Caravaggio.
En las diferentes etapas pictóricas anteriores al claroscuro la luz había sido un elemento más de
la pintura, importante pero no protagonista (Arquillo Torres & Arquillo Avilés, 2010, p.186)
Leonardo en su Tratado della Pintura (1993: p.168), describe el siguiente análisis sobre la
importancia de la luz:
Ninguna materia puede ser inteligible sin sombra y luz. Sombra y luz nacen de la luz. La luz excluye a las
tinieblas. La sombra es privación de luz. …. Todo cuerpo que engendra una concurrencia de rayos llena el
aire con una infinidad de imágenes propias.
Segundo principio de la pintura es la sombra, pues por ella se fingen los cuerpos; de esta sombra daremos
los principios y con ellos procederemos a modelar la dicha superficie.
De ella nace otra ciencia que comprende la sombra y la luz o por decirlo de otro modo, lo claro y lo oscuro, la
cual ciencia requiere un extenso discurso.
Conviene indicar que la ciencia de las líneas de visión ha parido la ciencia de la astronomía, que no es sino
pura perspectiva, pues todo lo que en ella encontramos son líneas de visión y secciones de pirámides (da
Vinci, 2007 p.34).
En este respecto, las obras del escultor aparecen tal cual son; El pintor ha, pues, de estudiar la ciencia de
las sombras, compañeras de la luz, mas no el escultor, pues la naturaleza auxilia a sus obras, como también
a las restantes cosas corpóreas: sin luz son todas de un mismo color, pero una vez iluminadas son de
variados colores, a saber: el claro y el oscuro. (da Vinci, 2007 p.85).
8
rimera edición del Tratado de la pintura de Leonardo da Vinci (1651)
Figura 4. P
9
2017, p.52).
En el Renacimiento se consideraba al dibujo como la esencia de todas las artes y, por otra, se le
infravalora en cierto sentido, al considerarlo como una habilidad técnica para conseguir mejores
resultados a la hora de realizar una obra arquitectónica, escultórica o pictórica (Garcia
Hernandez, 2017, p.52).
El dibujo en este periodo se consideraba, desde el punto de vista teórico, como el medio
de expresión por el que se accedía al conocimiento sensible de las cosas y desde el punto de
vista técnico se le consideraba una habilidad que podría lograr mejores resultados usándose
como elemento previo y necesario en la preparación de una obra arquitectónica, escultórica o
pictórica, pues al incorporar otros recursos como el claroscuro, el difuminado, la sombra, la
perspectiva y las proporciones cubrían las necesidades plásticas del momento para representar
lo más fielmente posible la realidad circundante (Garcia Hernandez, 2017 p.55).
10
El dibujo del Renacimiento como pensamiento y modo de representación consolidó los
conceptos de contorno, modelado, sfumato, claroscuro, escorzo, anatomía, relieve, grisalla, etc.
que continúan en el Manierismo, en el que se suman variaciones que perfeccionan el sistema
formal, pero no son sólo prácticas, representan, en definitiva, la meditación racional de las
acciones técnicas (Garcia Hernandez, 2017, p.64).
Tal y como indica Leonardo en su tratado, el dibujo debe ser la prioridad para el estudio
de las bellas artes (da Vinci, 2010, p.1):
El estudio de aquellos jóvenes que desean aprovechar en las ciencias imitadoras de todas las figuras de las
cosas criadas por la naturaleza, debe ser el dibujo, acompañado de las sombras y luces convenientes al sitio
en que están colocadas las tales figuras.
11
Figura 6. Leonardo da Vinci. Cráneo seccionado.1489. Figura 7. Leonardo da Vinci. Una
ramita de sauquillo. 1506-1512.
12
Figura 9. Rafael Sanzio. Estudio de manos de cabeza y manos de dos Apóstoles (1515-1520)
13
Figura 11. Jacopo Tintoretto, Estudio a carboncillo. 1551
La pintura y el dibujo en el siglo XV italiano también recibe una base científica a partir de
la perspectiva lineal introducida por Brunelleschi. Por ello, el espacio pictórico es profundo y las
14
figuras ganan volumen gracias al contraste entre luz y sombra. (De la Peña Gómez, p.74).
Figura 15. Federico Barocci: Dibujo del templete de San Pietro in Montorio, de Bramante 1588
El grabado también es una de las grandes técnicas empleadas en el arte. Pese a que ya
se empleaba en las grandes civilizaciones de la antigüedad, fue durante el siglo XV cuando
empezó a desarrollarse con gran auge pese a que ya en el siglo VI ya se desarrollaron, no tan
solo en Europa, en Asia cobraron gran protagonismo en particular en Japón y anteriormente en
China con la invención del papel.
Fueron sobre todo los artesanos y artistas alemanes y holandeses quienes siempre destacaron
en técnicas de estampación, las cuales se propagaron por toda Europa con el florecimiento del
Renacimiento.
Según la región y el desarrollo tecnológico del país, se desarrollaban unas técnicas de
estampación. Y a desde la Edad Media, la estampación era la versión barata del arte. Fue sin
duda con la figura de Durero y Mantegna en el Renacimiento cuando el grabado despegó;
posteriormente destacan los genios de Rubens, Rembrandt, Ribera o Goya entre otros artistas.
El grabado es una técnica que trabaja el claroscuro y como mencionamos recientemente,
Durero destacó de tal forma que nos lo describe Bernal (2013, p.145):
“el hecho de que Durero sea capaz de expresar todo con un solo color, el negro,
constituye otro más motivo por los que es digno de admiración. Las sombras, la luz, el
brillo… Lo pinta todo, incluso aquello que no se puede pintar: el fuego, la luz el trueno,
las tinieblas”.
15
Es una disciplina artística que abarca un gran número de técnicas de impresión y hoy en
día, la estampación se puede realizar sobre muchos materiales y es empleado en muchísimos
campos artísticos desde las bellas artes, hasta el diseño, ilustración, imagen y moda.
Figura 16. Marco Antonio Raimondi, Lucrecia. Copia de Rafael Sanzio 1511-1512
16
Figura 18. Declaración, Parmigianino (1503-1540)
17
Este estilo se determina por el empleo de un contraste violento mediante luces y
sombras, semejante a las características del claroscuro, pero con la singularidad de la
utilización forzada de un foco de iluminación, el cual generalmente se evidenciaba por la
creación de una diagonal en perspectiva dirigida a un lugar específico (Ross Zamudio,
2014, p.10).
Este eje de luz impuesto sobre un determinado elemento, ya sea personaje, objeto,
situación, se entiende como una distinción particular que pretende desviar la mirada del
espectador hacia aquel lugar, restándole protagonismo a lo que lo rodea u ocultando algo en la
oscuridad de su entorno.
Pero la innovación técnica que marcó toda una época y aún perdura se refiere a la manera de
emplear la luz, consistente en una sola fuente luminosa colocada lateralmente para intensificar
más los contrastes, que llega desde lejos o desde arriba. Es como si el taller estuviese en un
sótano, la atmósfera fuese sombría y las figuras se destacasen sobre un fondo oscuro (Arquillo
Torres, p.198)
Es factible no lograr diferenciar fácilmente la técnica del claroscuro con la del tenebrismo,
pero considero que radica principalmente en la violencia de la utilización de los contrastes,
debido a que en el primero, sí, existen contrastes fuertes, pero no significa que sean agresivos,
porque su modo de aparición es más delicada y tenue; en cambio, en el tenebrismo el límite
entre la oscuridad y la luminosidad es más impulsivo, no entrega un espacio intermedio para
18
que la mirada reconozca que se aproxima un cambio de luz, sino que opta por alterar de manera
brusca el juego de iluminación (Ross Zamudio, 2014, p.11).
Su madurez pictórica se consolida con el estilo tenebrista, que desarrolla entre 1597 y
19
1606.
Caravaggio no se inspirará en los modelos clásicos que le puede ofrecer la Roma de su tiempo,
sino que su inspiración la consigue en lugares populares, como las tabernas y las callejuelas,
buscando allí su propia realidad. Con su luz y color consigue que lo humano y lo divino se
encuentren. Es un recurso lumínico que le sirve para resaltar la intensidad de las escenas,
especialmente las más teatrales y dramáticas. Juega mucho con las sombras arrojadas. Dirige
toda la luz al personaje que quiere destacar, dejando el resto sumido en la penumbra o
semi-penumbra. Con la luz el artista juega con el espectador y lo hace cómplice de su universo.
Pero a través de sus luces y sombras también consigue crear volumen (Reverón Álvarez, 2015,
p.19).
La iluminación dramática fue heredada por la fuerte influencia de la escuela de Brescia,
especialmente con las figuras de Moretto de Brescia y Giovanni Savoldo (Castillo Martínez de
Olcoz, 2005, p.184).
Caravaggio muestra desde un principio la búsqueda del naturalismo donde los plasma
en todas sus obras que entre otras, trabaja el tema de la naturaleza muerta y cuadros de
costumbres.
El genio del tenebrismo plasmará imágenes de personajes humanos, convirtiéndolos en divinos.
Estos modelos eran escogidos por el pintor directamente de las callejuelas y bajos fondos de la
Roma que le tocó vivir. Podían ser amistades personales o cualquier persona que le llamara la
atención: borrachos, prostitutas, malhechores, etc. (Reverón Álvarez, 2015, p.23).
Esta escuela tiene la peculiaridad de iluminar con una luz unificada, sin reflejos, procedente de la parte
superior, como en una habitación con las paredes pintadas de negro en la que solo hubiese una ventana, de
tal modo que las luces muy claras y las sombras muy oscuras proporcionan al cuadro sensación de relieve,
pero de modo que no resulta natural, impensable en siglos anteriores y en pintores como Rafael, Tiziano,
Correggio y otros.
20
Figura 22. Caravaggio, David y Goliat 1609-1619
George de la Tour
A pesar de las dudas sobre la cronología de sus pinturas, no se cuestiona que las más
realistas son las primeras en el tiempo, las cuales debieron pintarse en los últimos años de la
segunda década del siglo XVII. Fue entonces cuando llenó sus pinturas de personajes sagrados
de aspecto tosco y maltrecho; mendigos harapientos, músicos callejeros miserables y
pendencieros (Luzin, A & Dimitri Salmon, J.P (2016).
21
a volúmenes geométricos. Mientras que la luz del italiano tiene una fuente desconocida fuera del
lienzo, aquí vemos de dónde procede, generalmente de una candela que ilumina bruscamente
lo que tiene cerca. Así La Tour expresa un misticismo que le lleva a renunciar a lo dramático,
siempre con muy pocos personajes, concentrado en lo básico y simplificando la gama cromática
(De la Peña Gómez, 2008 p.108).
Figura 24. El Greco. El soplón 1572 Figura 25. El Greco, La Fábula 1580.
El pintor de Lorena recreaba al sector social más bajo, además de escenas con niños y
sus famosas Magdalenas. Eran representación de temática costumbrista de la sociedad del
momento: músicos, mendigos y pobres, campesinos y escenas musicales. Las escenas
religiosas y de la sociedad noble forman una parte importante de su obra.
22
Figura 26. George de la Tour. Sueño de San José, 1640. Figura 27. George de la Tour. San Sebastián cuidado por
Santa Irene 1634-1643
Trophime Bigot
Considerado junto con De la Tour, el máximo exponente de la pintura tenebrista en
Francia. Poco sabemos respecto al artista francés ya que se desconoce su primera etapa de
aprendizaje antes de viajar a Roma. A lo largo de su estancia en la ciudad eterna, recibe una
fuerte influencia del estilo caravaggista durante su aprendizaje en la Academia de San Lucas.
Tras su estancia en Roma, volverá a Francia y optará por un estilo muy característico al
tenebrismo nórdico con fuerte influencia de De la Tour. Trabaja para dos ciudades concretas: su
ciudad natal, Arlés y en Aviñón.
Sus obras son muy típicamente “luz de las velas, que como su nombre indica, la luz de las velas
es la principal fuente de iluminación en los cuadros de los artistas. El punto central de
iluminación tiende a ser central para crear ese misticismo que caracteriza a estos autores.
23
Figura 28.Trophime Bigot, Alegoría de la vanidad. 1630
Figura 29. Trophime Bigot. Magdalena penitente, finales s.XVI- principios s.XVII
24
Schalcken usó luz artificial para mejorar la sensación de intimidad en sus pequeñas
representaciones de encuentros eróticos (Cook, 2016, p.74).
25
hacia un mayor sentido decorativo. Su gran fama le valió ser reclamado por varios príncipes;
así, trabajó para Carlos I de Inglaterra y para Christian IV de Dinamarca. Se convirtió en el
pintor favorito de la corte del príncipe de Orange, inscribiéndose en el Gremio de La Haya
(D.G.L, 2019, Museo del Prado).
26
Realizó grandes escenas nocturnas que incluían los temas más habituales de la pintura
de género, pero también tocó temas religiosos como Judith con la cabeza de Holofernes. Utilizó
habitualmente los efectos lumínicos derivados de la presencia de velas en la escena. Sus
figuras se caracterizan por las facciones suaves de ojos almendrados y párpados medio caídos.
(J. J. P. P. Museo del Prado).
Figura 33. Adam de Coster. Hombre cantando ante la luz de la vela 1625-1635. Figura 34.El concierto 1586-1643
José de Ribera
Ribera es uno de los grandes pontífices del tenebrismo. Parece seguro que marcha a
Italia con el interés puesto ya en los efectos de luz propugnados en Valencia por Francisco
Ribalta, y es más que probable que estudie con el entusiasmo del convencido la obra de
Caravaggio, muerto poco antes de su llegada. Sus luces y sus sombras son, sin embargo,
diferentes de las del pintor italiano, en buena parte porque Ribera es al mismo tiempo un gran
maestro del color, y porque su sentido más exaltado del tenebrismo le lleva a ennegrecer más
intensamente las sombras. Desde este punto de vista, ningún otro le supera. Sólo ve en la luz
su valor dramático y el elemento que presta volumen a la forma; no llega a descubrir la
posibilidad de dar vida al aire interpuesto en los diversos términos. Cuando olvida los efectos
intensos tenebristas, es para entusiasmarse con el color aprendido en el Tiziano y en Veronés
en Italia (Angulo Iñiguez, p.327)
Pero Ribera es además célebre por sus obras de temas religiosos y sus mártires. Si
pasamos a los temas de los últimos momentos, vemos al gran compositor especialmente
27
preocupado por el escorzo de los personajes al gusto caravaggiesco, pero sobre todo dotado de
un hondo sentido dramático, todo ello dentro de un estilo grandioso y monumental (Angulo
Iñiguez, p.328).
Además trabaja mucho el tema mitológico con figuras de gran tamaño, teatralidad y
dramatismo en sus obras con fuertes claroscuros (Angulo Iñiguez, p.330).
Suele tomar a personas de clase sociales más bajas, como pordioseros y mendigos, para
representar a los personajes, como el caso de Arquímedes.
Figura 35. José de Ribera. Ecce homo 1620 Figura 36. José de Ribera, Apolo y Marsias 1637
Otra regla clave de la fotografía es la ley de los tercios. Se trata de una estructura
28
compositiva de amplia utilización, sobretodo en pintura, dibujo, cine, vídeo (Marín Amatller,
2010, p.17).
Para aplicar la ley de los tercios se divide la pantalla en tres zonas aproximadamente
iguales, tanto en sentido vertical como horizontal. En las intersecciones de las líneas se generan
los puntos de interés de la imagen (Marín Amatller, 2010, p.18).
Una luz muy horizontal ilumina las alas de la nariz y no proyecta sombra. Una luz muy baja
arroja sombras de la nariz hacia arriba, aunque ilumina el interior de los ojos revelando su color. Una
luz muy alta crea una sombra baja que puede verse como un bigote e incluso cruzar la boca hacia
abajo haciendo un feo efecto.
En el mundo del retrato la luz frontal recibe el nombre de Paramount o Mariposa. Las
razones parecen ser que tienen más que ver con una cierta tradición caprichosa que con unas
razones fundamentadas.
29
El nombre de Paramount pretende venir de la costumbre del gran estudio de
Hollywood de imponer este tipo de iluminación para la fotografía publicitaria.
-Luz lateral
Es el tipo de luz directa más sutil ya que te permite realzar las las formas y texturas del sujeto
ya que la proyección de sombras resulta ser la más interesante y detallada. En este tipo de
iluminación, las sombras son las protagonistas de la obra ya que nos muestran los relieves de las
superficies y los objetos (Freeman, 2013, p.48).
La luz lateral sirve para destacar los volúmenes de un bodegón, pero en retrato oculta medio
rostro.
Las sombras que proyectan la luz lateral tienen tres efectos: el primero de ellos es que el contorno
de la sombra dibuja la parte delantera con un efecto modulador. El siguiente efecto está relacionado
con la textura del relieve, donde los pequeños detalles cobran más relevancia, como es el caso de la
fotografía de Picasso donde podemos apreciar claramente las arrugas en la frente y debajo de los
ojos.
El tercer efecto tiene que ver con los contrastes, obviamente todo dependerá del entorno que
refleje la luz: si es luz natural, el contraste dependerá si el cielo está despejado o no. (Freeman,
2013, p.49).
30
Figura 38. Irving Penn, Pablo Picasso en Cannes, 1957.
-Luz cenital
La iluminación vertical o cenital, aísla los objetos de su fondo y genera un elevado
contraste, confiriendo a la imagen un aire dramático. Especialmente en retratos, puede llegar a
ser un semblante tenebroso. Es la dirección de luz que se encuentra justo por encima del
objetivo a fotografiar, si se trazara una línea imaginaria desde la fuente de luz hasta el punto en
el piso donde se encuentra el objeto, la línea debe ser perpendicular y será cenital a la vez.
Sirve a su vez, para aumentar la luminosidad general y rara vez como luz de efecto. En el
campo de la fotografía técnica de estudio, la luz cenital produce un dibujo.
Figura 39. Alfred Stieglitz. Grand Central Terminal, New York, 1929
-Contraluz
31
El contraluz es un tipo de luz de fondo en el que el sujeto, situado contra un cielo
brillante o en una entrada iluminada por la luz solar o artificial, bloquea la entrada. El fondo es
muy luminosos y prácticamente sólo podemos apreciar el contorno de la figura sin ningun
detalle, como si fuese una silueta oscura ya que la luz inunda los bordes del sujeto e impide el
detallismo por lo general (Guerney, 2015, p.62).
Figura 40. Sebastiao Salgado La Amazonía y el Pantanal, lago Piyulaca. Brasil. 2005.
32
-Luz baja
Es un tipo de iluminación que llama mucho la atención ya que la luz por lo general no
suele venir desde fuentes bajas. Es una iluminación muy empleada en el arte barroco, muy
artificial relacionada con la luz de las velas, del fuego o ya posteriormente en fotografía, a partir
de un foco inferior. Según la expresión facial del sujeto puede transmitir dramatismo, siniestro e
incluso temor.
Es un tipo de iluminación que resalta ciertos rasgos faciales y muestra el sombreado de
nariz y pómulos, formando como una W, T o pirámide según la posición del rostro.
Pese a ser una luz natural poco común, podemos encontrarla en el reflejo del sol en el agua,
pero como ya hemos comentado, es una iluminación producida artificialmente.
Es una luz que ofrece un buen modelado de las facciones pero que al destacar la textura
puede poner en evidencia las imperfecciones de la piel. Esta luz dibuja de diferente manera cada
lado del rostro por lo que puede ocultar o resaltar la estructura y la asimetría. Esta luz produce un
efecto de claroscuro.
En algunas escuelas de iluminación se llama Rembrandt a la luz de tres cuartos que arroja la sombra
de la nariz sobre el labio y marca un triángulo de luz bajo el ojo del lado lejano al foco, por lo tanto la
sombra del rostro se mezcla con la de la nariz (Guerney, 2015, p.57).
Con ello enfatizamos más el lado más ancho del rostro y la parte más cercana a la fuente, por eso
33
también se le conoce como broad lighting, luz amplia o luz ancha (Guerney, 2015, p.56).
2.4.2 El claroscuro a través del retrato fotográfico: los grandes retratistas del siglo XX
34
p.251).
BRASSAI
Su tema principal fue la ciudad de París, a la que se trasladó en 1924 con intención de
dedicarse a la pintura. Brassaï sentía fascinación por la capital francesa; en alguna ocasión llegó
a decir que había comenzado a hacer fotografías para expresar su pasión por la ciudad de
noche, si bien su obra pronto se llenó de retratos, desnudos, naturalezas muertas, imágenes de
la vida cotidiana, rincones pintorescos y monumentos captados también de día (Fernandez
Martinez, 2018, p.11).
El llamado “El ojo de París” se ganó un lugar importante entre los pioneros de la
fotografía moderna gracias a su confianza en el poder de un estilo fotográfico directo para
transformar lo representado, así como a su talento para extraer de la vida cotidiana imágenes
icónicas.
La mayoría de los retratos hechos por Brassaï son de personas que él conocía y, quizás
como resultado de esa cercanía, transmiten una gran franqueza y naturalidad (Fernandez
Martinez, 2018, p.12).
35
Figura 47. Brassai, Salvador Dalí, 1933.
IRVING PENN
Fotografiaba a las modelos solas sobre superficies lisas y poco llamativas, utiliza un
fondo gris, sin decorados, dejando sólo a la modelo y su vestido, aunque prestaba atención a la
ropa y a los accesorios, eliminaba los atrezzos. Por norma general, los elementos característicos
de la época suelen estar ausentes de sus fotografías (Alonso Gonzalez, 2019, p.32).
Otro aspecto por el que resaltaba, era por su talento en el uso de la iluminación, pues
mediante el uso de la luz pretendía que hasta el objeto más elemental adquiriera un brillo
interno. Cuando hacía las pruebas en su estudio, lo hacía bajo una iluminación característica
propia de su persona. A pesar de que era capaz de manejar la luz artificial, prefería trabajar con
luz natural. No le gustaba usar luz artificial porque consideraba que ocultaba la existencia del
motivo que iba a fotografiar (Alonso Gonzalez, 2019, p.32).
Son retratos físicos, el personaje puede ser reconocido con facilidad, son retratos
psíquicos, muestran el interior y la personalidad del retratado, que recupera su individualidad y
además la impone al contemplador. Suelen mirar al espectador, lo desafían, lo involucran. Dicha
característica es muy publicitaria, aunque aquí no se vende un producto sino a una persona y
más concretamente la concepción que el fotógrafo tiene de esa persona. Pero no solo impone
su criterio en el contenido sino también en la forma, el encuadre, la composición, el gesto y la
iluminación son fundamentales y se orquestan intentando crear un estilo de autor fácilmente
identificable (Casajús, 2009, p.252).
36
Figura 48. Irving Penn, Francis Bacon, 1962. Figura 49. Irving Penn, Issey Miyake, 1988
ANNIE LEIBOVITZ
Considerada como la fotógrafa viva más importante del momento, trabajó con los
grandes artistas de los años 70 y 80. Su fotografía rebelde y quizás en algún momento
controvertida la ha llevado a la cima de la fotografía del panorama mundial.
Su vida llena de viajes, rodando por todo el mundo con giras musicales como fotógrafa
de músicos, refleja la sociedad americana de la década de 1970-1980. Sus dotes en encuadre,
retratos y vida rebelde la llevaron a la cima de la revista Rolling Stones con tal solo 23 años.
Destacó por sus retratos a celebridades y por su fascinación con los desnudos. De sus
diferentes viajes por Europa para cambiar de aires y buscar nuevos rostros que retratar,
inauguró exposiciones y dejó el fotoperiodismo para dedicarse a la publicidad.
37
Figura 50. Annie Leibovitz, Muhammad Ali, 1996.
BILL BRANDT
38
Durante gran parte de su trabajo, Bill Brandt trabaja el claroscuro con fuerte contrastes
de luces y sombras. Mediante la técnica, consigue darle profundidad, y claridad a sus planos.
Para ello utiliza luz baja baja para dar la sensación de oscuridad o noche mediante una
iluminación muy selectiva. Gracias al claroscuro, Brandt pretendía buscar el lado más emocional
y sentimental del espectador, añadiendo dramatismo a la obra.
Su obra se bebió de Man Ray, Brassai y Cartier Bresson, los cuales, el artista londinense
admiraba. Además de fotógrafos, la obra de Brandt fue influenciada por los grandes artistas del
momento como Salvador Dalí o Luis Buñuel.
De ideas bien marcadas contra la burguesía y el nazismo, trabajó en Alemania, Francia e
Inglaterra. Fotógrafo rebelde y revolucionario.
Figura 52. Bill Brandt, René Magritte, 1963. Figura 53. Bill Brandt, Londres. 1952
CECIL BEATON
39
Cabe destacar que durante la segunda guerra mundial, cambió su estilo a reportero de
guerra para el ejército británico. Es obvio que por la situación, el estilo cambió totalmente: de
conocer el glamour de la aristocracia inglesa, a fotografiar los horrores de la guerra.
Tras la finalización del conflicto, su obra publicitaria decayó y trabajó otros campos, pero
destacando como hasta entonces por el genial retratista que era.
ARNOLD NEWMAN
Durante más de sesenta años, se caracterizó porque sus imágenes no sólo mostraban a
un personaje central, sino también un ambiente que hablaba sobre su personalidad, sus
actividades o sus logros (Morin, 2018 p.32).
Gran influenciado por el estilo de Walker Evans, su estilo se ha conocido como "retrato
ambiental" los cuales presentan una cuidadosa composición, acostumbra emplear perspectivas
formales y dar a sus retratos un punto de vista con cierto carácter psicológico.
Considerado como uno de los mejores retratistas del siglo XX, ha llegado a fotografiar a
las mayores celebridades del momento; pintores, deportistas, políticos, actores y actrices...
40
Figura 55. ARNOLD NEWMAN. Pablo Picasso, Vallauris, France, 1954
YOUSUF KARSH
El más célebre retratista del siglo XX, se caracterizaba por sus fuertes contrastes de
luces, el cual era un maestro y dominó a la perfección. Con una gran dominio de las luces de
estudio, retrató a las mayores celebridades del momento a nivel mundial.
Su trabajo con la iluminación era tan exquisito que llegó a obsesionarse por conseguir la
luz perfecta en cualquier toma. Su obra se caracteriza por darle un énfasis de iluminación a las
manos de los personajes y es que las manos de cada persona dicen mucho de cada uno.
Saltó a la fama gracias al retrato que realizó en 1940 al gran líder político de la segunda
Guerra mundial, Winston Churchill. Empezó a darse a conocer como retratista durante la década
de los años 40 consiguiendo capturar el alma de cada personaje que capturaba con su cámara.
41
Figura 56. Yousuf Karsh. Peter Lorre. 1946
42
3.METODOLOGÍA
La metodología que emplearemos se basa a partir de la teoría de la historia del arte con
aporte visual de imágenes. Se compaginara la teoría con la práctica para que el alumnado
pueda relacionar obras y autores con mayor facilidad y se impartirá la teoría de manera
cronológica para que el alumnado pueda relacionar y diferenciar las características de un
periodo con el otro y aplicarlo.
Para desarrollar nuestra metodología nos hemos basado el libro de Ideas Visuales de
Investigación basada en artes e investigación artística de Joaquín Marín y Ricardo Roldán
(2016). De las diferentes en metodologías de educación artística que encontramos en el libro,
nos centramos en concreto el modelo DBAE, método basado en la historia del arte donde la
crítica, historia de los periodos artísticos y la creatividad forman los pilares. La metodología de la
cultura visual también forma un papel importante debido a que las imágenes son imprescindibles
en el método de enseñanza de nuestra unidad didáctica.
La clase se iniciará con un breve resumen de la tarea anterior para recordar las ideas a
través de una puesta en práctica con material visual (videos e imágenes) y poder ofrecer
posteriormente al alumnado una mejor relación e interacción con la clase que sigue. De este
modo, a partir de la exposición realizada por el docente, animará al alumnado a la participación
colectiva e intervenir en aquellos aspectos que les han resultado más les haya llamado la
atención, además de resolver aquellas dudas y preguntas.
Las imágenes van a estar presente en cada clase para enriquecer la percepción artística
y crítica del alumnado y ayudar en el entendimiento del periodo.
43
ESTRATEGIAS
Las estrategias didácticas que se emplearán serán empleando u, por el hecho que como
comentamos anteriormente, realizaremos una introducción a modo de resumen de la clase
anterior e introducir los conceptos que iremos incorporando, además de resolver dudas y
establecer las pautas, para poder fomentar el criterio crítico, artístico y creativo del alumnado y
extraer sus propias conclusiones.
Se realizará la exposición por parte del docente con la intervención del alumnado para
posteriormente llevarla a la práctica a través de la técnica explicada. En todo momento el
alumnado tendrá a su disposición ejemplos visuales y realizará las actividades en mesas
grupales para fomentar el trabajo el equipo, el apoyo a los compañeros y puesta de ideas en
común.
Aquello que se pretende es que el alumnado desarrolle una serie de capacidades para
poder diferenciar los periodos artísticos y las diferentes técnicas para poder llevarlo a la práctica
44
a través de sus propias obras artísticas con la idea de incrementar la creatividad.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: El alumnado recreará por grupos la escena de una obra de temática tenebrista y
posteriormente se fotografiará empleando el tipo de luz más apropiada. Una vez realizada la fotografía con la composición,
deberán exponer en clase el trabajo hecho dando a entender a sus compañeros el porqué de la elección de la obra,
principales dificultades al realizar la tarea, el tipo de luz empleada y dar a conocer las principales características artísticas del
autor y la obra.
DISEÑO
CURRICULAR:
ESTRUCTURA DE TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA
LA TAREA
2.
PLANIFICACIÓN: Expositivo y Constructivo
deliberativo
Exposición y Proyector Aula de educación
lectura de obras 1 plástica y visual
de arte del periodo Portátil
Renacentista y
Barroco.
45
3.DESARROLLO: Creativo Expositivo y
moderador Carboncillo, grafito, Aula de educación
Realiza el 2 lápices,sanguina,difuminador, plástica y visual
claroscuro a través pluma o acuarela y láminas
de técnica seca o
húmeda en una
lámina.
5. AVALUACIÓN:
Reflexivo y Modelo Proyector Aula de educación
Presentación y argumentativo personal 1 plástica y visual
exposición del
proyecto
Los familiares podrán intervenir en la realización de la tarea final para fotografiar la composición hecha por los alumnos una
vez todos los elementos de la obra estén finalizados (vestuario, iluminación y composición). Además el alumnado podrá
emplear cualquier escenario para desarrollar la tarea.
46
MOTIVACIÓN: -Rubrica
-El lenguaje y la BL4.10. Elabora de Usos formales y
técnica forma cooperativa Visualiza películas del
compositivos CMC expresionismo alemán de los
cinematográfica
T años 20 y analiza el uso de la
-Conocimiento del luz en las principales escenas.
cine de autor
Conocer los autores de
-Apreciación del
la historia del cine CEC
resultado artístico y
técnico de los
grandes autores en
la industria del cine
-Análisis de los
géneros en la
Diferencia entre
producción realidad y ficción en el CD
audiovisual. Ficción y cine
realidad. Objetividad
y subjetividad
-Introducción a la
historia del arte
BL 1.6 Crea o
interpreta obras de
PLANIFICACIÓN -Rúbrica
Crea un mapa SIEE
arte experimentando Exposición y lectura de obras
-Estudio de obras de con la huella gráfica conceptual - Actividad en
de arte del periodo
arte situándose en el de los elementos Renacentista y Barroco. grupos
periodo a la que configurativos del Kahoot grupal para diferencia
pertenecen lenguaje visual las obras de cada periodo -Interacción con
según temática, uso de la luz
-Análisis de los o técnica los miembros del
lenguajes visuales y grupo.
audiovisuales para
inferir sus
posibilidades de
comunicación
Conocer los artistas de CEC
-Estudio de los
cada periodo
diferentes usos de
los elementos
configurativos del
lenguaje visual, y
análisis del uso de
materiales, técnicas
y soportes en los
diferentes estilos
artísticos
47
fotografía Diferencia entre luz contrastes de luces y
natural y artificial CD sombras
-Fuentes de BL4.4 Lee y
iluminación
analiza
natural y artificial
imágenes
teniendo en
Reconoce los
cuenta aspectos elementos de la CAA
compositivos, cámara
estilísticos,
temático
48
BL 0.2 Captar el EVALUACIÓN
-Situaciones de sentido global y Explica el proceso de CCLI -Exposición final del
interacción analizar de forma creación Presentación y proceso y obra
comunicativa crítica, extrayendo escogida
exposición del proyecto
(debates, conclusiones y
coloquios, participar en
evaluaciones, debates y
entrevistas. exposiciones;
explicar el proceso
-Pensamiento seguida en la
alternativo. elaboración del
Sentido crítico proyecto y
evaluando los
-Respeto por el resultados
trabajo de los Expone y argumenta
demás BL0.5 Reconocer el tema escogido CAA
las cualidades
emotivas y
expresivas de los
medios
gráfico-plásticos y
expresar
emociones,
sentimientos e
ideas propias
-EVALUACIÓN
49
Imagen propia. Figura 58. Adam de Coster. Cantante bajo la luz de la vela, 1644.
50
Imagen propia. Figura 60. Trophime Bigot. Mujer con vela. S.XVII
51
Imagen propia. Figura 62. Hendrick ter Brugghen. Mujer con vela y cruz. s.XVII
Imagen propia Figura 63. Godfried Schalcken. Joven con vela. 1670
52
Imagen propia.
Las fotografías han sido tomadas a partir de una pequeña recreación de una habitación
de mi casa con elementos básico de fotografía como reflectores, trípode y fondos oscuros. Los
principales puntos de iluminación han sido creador por velas y el flash de la cámara. Para
recrear de manera un poco más fiable la escena, hemos empleado elementos domésticos para
la vestimenta y elementos de atrezo como libros, sujeta-libros o lampara de lava.
También cabe destacar que el bodegón es otro ejemplo de temática que se trabajó mucho y hay
infinidades de ejemplos. Realizamos un ejemplo de bodegón para tratar el tenebrismo.
Los criterios de evaluación son los indicadores que nos demuestran el desarrollo del del
aprendizaje del alumno. Además de los contenidos impartidos en clase, también se reconocen
las aptitudes que han ido evolucionando.
53
periodo (2)
Puntuación 10 7 4 2
54
4.CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
La luz siempre ha estado y siempre estará. Sin la luz, sea natural o artificial, los seres
humanos no habrían llegado a donde está ahora mismo y es que, su aplicación ha sido
fundamental para el avance científico, artístico y social. La luz está cobrando cada vez más
importancia en las nuevas manifestaciones artísticas, hasta el punto que llega a ser la
protagonista como en el en paisajismo o el light art.
Aprovechando la ocasión que estamos viviendo, la luz toma un papel muy importante en
la sociedad ya que en todas las grandes ciudades del mundo han iluminado sus principales
monumentos transmitiendo mensajes de ánimo, banderas mostrando apoyo o imágenes
solidarias, como ha sido el caso del Cristo redentor de Río de Janeiro, la Torre Eiffel de París, el
Burj Khalifa de Dubai o la Biblioteca de Sarajevo. El monumento pasó a segundo plano dando el
total protagonismo al mensaje iluminado.
55
del siglo XVII en la actualidad, buscando la luz ideal para la recreación de la obra contrastando
luces y sombras a través de la luz artificial de una vela, una linterna, un mechero, cerilla… y
ambientando la escena a la manera del periodo.
Para finalizar, el trabajo permite trabajar muy a fondo el tema de la luz en el arte, además
de otros aspectos como la composición, el enfoque o la tonalidad, también trabajado en
iluminación fotográfica. Mediante la unidad didáctica sacamos el lado creativo de los alumnos
para desarrollar su punto de vista respecto a la historia del arte y expresarlo a través de la
fotografía. La iluminación como protagonista, da mucho juego para que el alumnado trie que nos
quiere nos quiere transmitir mediante lo representado, ya que pese que tienen que representar
la obra escogida, puede enfocar la iluminación desde su lado más personal y creativo.
56
5.BIBLIOGRAFÍA
-Angulo Iñiguez, D. (1962) Historia del arte, tomo segundo, 4ª Edición Madrid,
Distribuidor E.I.S.A Oñate.
-Arquillo Torres, F. & Arquillo Aviles, D (2010): El tenebrismo como recurso técnico y
concepto estético. Universidad de Sevilla.
-Bernal, M. M (2013): Técnicas de grabado. Cuadernos de Bellas Artes vol. 14. Tenerife.
Ed. Sociedad Latina de Comunicación Social.
-Checa, L (2015) Arte de los siglos XIV al XVIII. Del ocaso al amanecer. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima
-Cook, N.E, (2016): Godefridus Schalecken (1643-1706): Desire and intimate display.
Universidad de Delaware. Ed. Microform.
-De la Peña Gomez, Mª Pilar (2008) Manual Básico de Historia del arte, Colección
manuales Universidad de Extremadura.
-Gombrich, E.H (1995) La historia del arte. Ed. Diana, S.A, México.
-Guerney, J. (2015): Luz y color. La guía de los profesionales de la luz y el color. Ed.
Anaya Multimedia, Madrid.
57
- Taranilla, C.J (2017) Breve historia del Renacimiento. Ed. Nowtilus. Madrid
6.BIBLIOGRAFÍA DIGITAL
https://www.englandgallery.com/artists/artist_work/?mainId=172&groupId=none&_p=1&_gnum=&
media=Photography Bill Brandt. Visitado Mayo 2020
-https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/coster-adam-de/548e642c-fc5f-4840-8b
69-2ece0e1c52ab Visitado en Abril 2020
-http://onlinecollection.nationalgallery.ie/objects/150/a-man-singing-by-candlelight?ctx=6f791d53-5
a59-4f89-9e4d-fe97cc5c2b20&idx=0 Adam de Coster Abril 2020
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z0
AE Cristina García Rodero. Español, 1949. Visitado Junio 2020
58
7.ANEXOS
-Figura 9 Rafael Sanzio. Estudio de manos de cabeza y manos de dos Apóstoles (1515-1520).
https://masdearte.com/rafael-dibujos-ashmolean-museum-oxford/
-Figura 15 Federico Barocci: Dibujo del templete de San Pietro in Montorio, de Bramante 1588
https://www.pinterest.ch/pin/237072367867643880/
59
-Figura 22 Caravaggio, David y Goliat 1609-1619.
http://existenciayarte.blogspot.com/2016/06/tenebrismo.html
-Figura 27 George de la Tour. San Sebastián cuidado por Santa Irene 1634-1643
https://www.artehistoria.com/es/obra/san-sebasti%C3%A1n-atendido-por-santa-irene-0
60
https://www.pinterest.at/pin/346495765075166598/
61
-Figura 58 Adam de Coster. Cantante bajo la luz de la vela, 1644
https://savinarte.com/2019/08/23/16-obras-maestras-que-explican-el-claroscuro/
-Figura 62. Figura 62. Hendrick ter Brugghen. Mujer con vela y cruz. s.XVII
https://www.reprodart.com/a/brugghen-hendrick-ter/a-woman-with-a-candle-and.html
62